BlogginArt
lunes, 4 de abril de 2016
domingo, 20 de marzo de 2016
Como
ocurrió en 1918 con la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1940 se
repitió la historia ya que fue la Segunda Gran Guerra, de mayor magnitud y de
mayor destrucción, la que formo el arte pero principalmente el diseño
industrial que se vería a lo largo del mundo durante los próximos años. La
Segunda Guerra Mundial fue clave para el aumento en el intercambio comercial de
productos industriales de todo tipo, muebles, lámparas, vehículos comerciales e
incluso de guerra, en todo el mundo, principalmente entre Estados Unidos de
América y Europa.
Desde
décadas anteriores la industrialización había generado varios problemas en las
ciudades, que los individuos o las organizaciones pequeñas no podían controlar
fue por esto que el gobierno comenzó a intervenir cada vez más en el ámbito
industrial, con el objetivo de mitigar los excesos de producción, reducir las
enfermedades y controlar la sobrepoblación, basados en estas razones tomó
medidas desde la creación de organizaciones reguladoras y legisladoras que
normalmente limitaban la actividad del diseñador industrial, aunque el gobierno
también se involucró en muchos proyectos los cuales subsidiaba porque al ser
completados daban al país y obviamente a si mismo un mayor prestigio mundial en
cuestiones tecnológicas industriales.
Las
Exposiciones Universales cambiaron su enfoque, pasaron a ser un evento de gran
rivalidad nacionalista, en el cual los países participantes buscaban aumentar
la capacidad de intercambio comercial y el prestigio nacional.
Otro
tipo de competencia también servían para que lo países compitieran entre ellos,
mostrando su capacidad industrial y el progreso tecnológico, un ejemplo de esto
fue “The Schneider Trohpy” una competencia internacional de aviones de velocidad,
los cuales después servirían como inspiración para los aviones utilizados
durante la guerra. Lo mismo pasó con la industria automotriz, que evolucionó al
diseño y producción de autos y tanques blindados con objetivos bélicos.
Con
el final de la Segunda Guerra Mundial se continuó siguiendo con este modelo
industrial buscando una pronta recuperación económica de los países afectados
por la guerra, los gobiernos siguieron fuertemente involucrados en los avances
tecnológicos de la industria y en las posibilidades que estos brindaban, lo
cual llevó a una evolución que marcaría en comienzo de la exploración espacial
y una gran rivalidad entre los dos países más desarrollados en este ámbito EUA
y la URSS.
Durante
este periodo es innegable la importancia que tuvieron Charles y Ray Eames en el
diseño industrial, la arquitectura, el diseño gráfico e incluso incursionando
en el cine, continuando con la idea del artista global. Y convirtiéndose en los
diseñadores industriales más influyentes del siglo XX, por su uso de nuevos
materiales y tecnologías que fueron claves para el desarrollo profesional del
diseñador industrial.
En
cuanto el arte este mantuvo el mismo paso que se había venido manifestando
durante la primera mitad del siglo XX, en el cual se dejaron atrás las
tendencias clásicas y sus limitaciones, por lo cual las vanguardias continuaron
dominando el paisaje artístico en el mundo, la fama de los grandes artistas
vanguardistas continuó creciendo desde el cubismo de Pablo Picasso hasta el
surrealismo de Salvador Dalí y Rene Magritte; Marcel Duchamp continuó con sus
readymades.
Pero
el arte reflejó, en muchas ocasiones, la turbulencia de la época, y la
preocupación por la guerra provocó un cambio clave en el centro cultural y
artístico del mundo, que como había mencionado en entradas anteriores se
encontraba en París, durante el periodo de entre guerras, y muchos de los
principales artistas, sino es que todos, tenían estudios ahí o encontraban su
inspiración en la ciudad de las luces, pero ante la inminente guerra que estaba
por explotar en el continente europeo se vieron obligados a dejar París, por su
propia seguridad, tanto por el riesgo de morir como el de ser perseguidos por
el partido nazi, quien los tenía como personas non gratas por sus ideales o
creencias.
Estos
artistas que dejaron el continente europeo encontraron en Estados Unidos de
América un país que les daba libertad y seguridad, así como un terreno fértil para
sus ideas artísticas, las dos ciudades de este país que serían clave para el
desarrollo artístico serían Chicago y Nueva York. En la primera se fundaría la
Nueva Bauhaus, que continuaría con las ideas que alguna vez comenzaron en
Alemania, las cuales fueron llevadas a esa ciudad por Ludwig Mies van der Rohe
y Laszlo Moholy-Nagy. Mientras que en Nueva York llegarían las ideas de las
vanguardias, principalmente el cubismo y el surrealismo.
Esta
mezcla de ideas y estilos artísticos, contacto directo y constante entre
artistas norteamericanos y europeos daría paso a nuevo movimiento en EUA,
conocido como expresionismo abstracto, el cual llevó a los artistas por un
camino nuevo y muy atrevido, este movimiento se negaba a la captura de una
simple figura, centrándose en la importancia del color y la forma abstracta.
Entre sus principales exponentes se encuentran Jackson Pollock, con su estilo
atrevido, abstracto y anárquico, tomándose muchas libertades dejo atrás el uso
del caballete prefiriendo pintar con el lienzo en el piso sobre el cual vertía
pintura la cual manipulaba de diferente maneras en búsqueda de efectos
dramáticos y carentes de límites y Mark Rothko cuyo estilo distintivo mediante
la pintura de grandes rectángulos en contacto con otros que parecen unirse
entre sí, Rothko utilizó el color como un transmisor de sentimientos y
emociones como una continuación de las ideas de Johannes Itten en la Bauhaus
durante la década de los 20’s.
Como
arquitecto y como mexicano no puedo evitar mencionar lo que pasaba en el país
durante este periodo, ya que es durante estas décadas que aparece el gran
maestro de la arquitectura moderna mexicana, Luis Barragán, que si bien ya
había realizado obras, sus verdaderas piezas maestras llegarían en la década de
los 40’s y los 50’s. Mostrando las ideas del modernismo que se daba en todo el
mundo, pero Barragán lo llevo un paso más allá, combinando estas ideas
modernistas con ideas vernáculas del país logrando verdaderas obras maestras
donde se combina de manera excepcional el espacio, con el color, la naturaleza
y la luz, logrando un arquitectura variada repleta de sensaciones y emociones.
lunes, 7 de marzo de 2016
Esta
entrada abarcará un par de décadas de gran interés, particularmente para el
diseño industrial y la arquitectura, la aparición, desarrollo y crecimiento de
popularidad de las vanguardias también definió este periodo, aquel que
comprende desde 1920 hasta 1940, veinte años que sin duda marcaron el mundo y
cambiaron muchas ideas sobre arte y diseño en todo el mundo.
Pero
antes de comenzar a hablar sobre lo que paso en estas décadas, debemos
remontarnos un año antes, a 1919, un año sumamente importante para la historia
del diseño, ya que fue en este año cuando Walter Gropius fundó la Bauhaus, la
escuela de diseño más importante en su tiempo, y que formará las escuelas de
diseño posteriores a ella, e incluso
muchas ideas de la Bauhaus siguen presentes en diferentes escuelas en gran
número de países.
Walter
Gropius al igual que los artistas de la Werkbund estaba preocupado por el
camino que el arte y el diseño estaban siguiendo, es por esto que en 1919 fundó
la Bauhaus, cuya traducción es “Casa de la Construcción”. Esta escuela fue
revolucionaría no solo en su pensamiento sino también en la manera en que
ensayaba a sus alumnos, no en el salón de clases, este tenía una función
secundaría a donde realmente se aprendía, el taller. El taller fue el área más
importante de la Bauhaus porque era ahí donde estas nuevas ideas de vanguardia
eran llevadas a cabo; con la intención final de lograr la unificación de las
artes: pintura, escultura, diseño y arquitectura de manera coherente para
lograr una relación de la vida cotidiana con la estética artística en los
objetos de uso cotidiano. La manera en que se enseñaba fue igualmente
revolucionaría, por primera vez el método educativo tenía una énfasis en el
estudiante: sus emociones, inquietudes e intelecto, todo esto formó el diseño de
la escuela dentro de un contexto artístico.
1. Marianne Brandt Infusor de té, 1924 |
Por
la Bauhaus dieron clases grandes maestros como: Paul Klee, Vassili Kandinsky,
Johannes Itten, Oscar Schlemer, Laszlo Moholy-Nagy, Marcel Breur, Ludwig Mies
van der Rohe, entre otros, todos ellos con su particular estilo buscaban
explotar la creatividad de los estudiantes y la suya misma en un proceso de
diseño relacionado con el arte que formarían el rostro del siglo XX en Europa y
el mundo, hasta su clausura en 1933 por el partido nazi y su miedo a la ideas
de la Bauhaus.
Mientras
esto pasaba en Europa, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos de
América la Primera Guerra Mundial marcaba el comienzo de la producción en masa
como respuesta al boom consumista en el país. Posteriormente la Gran Depresión
de 1929 provocó que cientos de pequeñas firmas de diseño cerraran,
sobreviviendo solo las grandes corporaciones provocando un aumento en la
competencia. En este nuevo ámbito muchas veces la imagen visual del producto
era más relevante que el producto mismo, por eso mismo muchos de los grandes
diseñadores de la época provenían del diseño gráfico, de vitrinas y de
escenario lo cual pudieron trasladar al mundo del diseño industrial, y gracias
a la estandarización y racionalización fue producir todos estos innovadores
productos de manera barata, y en menor tiempo.
En
este periodo aparecen en EUA importantes diseñadores industriales como Raymond
Loewy, Henry Dreyfuss, Norman Bel Geddes, entre otros, con sus ideas sentaron
las bases del diseño industrial a lo que conocemos ahora, con las primeras
ideas y textos de ergonomía, de Dreyfuss que se volvieron claves para la
profesión, las ideas de simplificación visual en aumentó de la estética y el
rendimiento en el producto de Loewy, o las ideas revolucionarias y adelantas a
sus época de Geddes.
4. Walter Teague "Bantam Special Kodak", 1935 |
5. Henry Dreyfuss "Modelo 300, Bell Companies", 1937 |
6. Raymond Loewy "Refrigerador Sears", 1925 |
Durante
la década de 1920 las ideas arquitectónicas cambiaron de la misma manera que en
el arte y el diseño, se buscó dejar atrás las ideas arquitectónicas del siglo XIX,
inspirada en épocas pasadas, dando un aspecto ecléctico a las construcciones,
recargadas de estilos carente de relación y coherencia con la forma y función del
edificio. Esto combinado con los nuevos materiales y las nuevas tecnologías
permitieron grandes avances en la arquitectura, así como la aparición de
construcciones nuevas como los bloques de oficinas, las torres de departamentos
o las naves industriales, dando paso a la modernidad y al estilo que la definió
conocido como “Estilo Internacional” de ideas racionalistas y funcionalistas,
de simpleza geométrica y aspecto de ligereza.
Estas
nuevas ideas fueron presentadas por arquitectos que aun hoy se mencionan cuando
se habla de los más grandes exponentes de la arquitectura, como Le Corbusier, Mies
van der Rohe, Alvar Aalto. Menciono a estos tres porque siguieron con la idea
de Peter Behrens y de la Bauhaus de ser profesionales capaces de crear “una
obra de arte total” con la unificación de las artes ser capaces de diseñar todo
un edificio hasta el mobiliario que sería utilizado en el mismo, como lámparas
y sillas.
7. Le Corbusier Fauteuil Wagor Furnoir, 1931 |
8. Ludwig Mies van der Rohe Silla Barcelona, 1928 |
Quiero
hacer énfasis en Aalto uno de mis arquitectos favoritos, probablemente el mayor
exponente de esta idea del artista total, creó edificios y mobiliario
específico para cada proyecto siempre centrado en el usuario, y que si bien
perteneció a los comienzos del modernismo funcional y racional, sus
inspiraciones provenían de otras fuentes como la naturaleza y sus elementos en
su natal Finlandia apreciables en sus diseños arquitectónicos y de diseño
industrial que aun hoy en día siguen siendo producidos por la compañía que el
mismo fundara en 1935 Artek.
9. Alvar Aalto "Silla Paimio", 1928 |
10. Alvar Aalto "Jarrón Savoy", 1937 |
Tras
el comienzo de la tensión por la posibilidad de una nueva gran guerra mucho de
estos personajes clave en la historia del diseño tuvieron que dejar sus natales
países y buscan asilo en distintos lugares el mundo, lo cual permitió que sus
ideas llegaran a diferentes rincones, lo cual dio al mundo del diseño y la
arquitectura un boom nunca antes visto lo cual resultó en la formación del
mundo en el que vivimos actualmente que para bien o para mal comenzó su
formación y expansión en este periodo.
En
arte es imposible no hablar de la importancia que tuvo París, particularmente los
cafés y bares de Montmartre como el centro cultural del mundo no solo en
pintura y escultura, sino también en el teatro y la literatura. París durante
este periodo fue clave, por la ciudad pasaron grandes maestros de la literatura
como Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald o de la pintura como Picasso, Matisse o
Dalí, todos ellos encontraron en esta ciudad una inspiración especial que formó
el arte de este periodo.
Referencias.
11. Rene Magritte "Los Amantes", 1928 |
12. Salvador Dalí "La Persistencia de la Memoria", 1931 |
13. Pablo Picasso "Guernica", 1937 |
1. Marianna Brandt. Infusor de té. 1924. Recuperado de http://blog.visual.ly/wp-content/uploads/2013/08/17.-Brandt_Tea-Infuser-and-Strainer_MMA-618x486.jpg
2. Vassili Kandinsky. "En Blanco: II". 1923. Recuperado de http://www.wassily-kandinsky.org/images/gallery/On-White-II.jpg
3. Paul Klee. "Senecio", 1922. Recuperado de http://totallyhistory.com/wp-content/uploads/2012/12/senecio-1922-paul-klee.jpg
4. Walter Teague. "Bantam Special Kodak". Recuperado de http://classconnection.s3.amazonaws.com/284/flashcards/404284/png/camera1321482629203.png
5. Henry Dreyfuss. Modelo 300. Recuperado de http://news.yale.edu/sites/default/files/YUAGModel302.jpg
6. Raymond Loewy. Refrigerador Sears. Recuperado de https://classconnection.s3.amazonaws.com/580/flashcards/930580/png/31untitled1323195916636.png
7. Le Corbusier. Fauteuil Wagor. Recuperado de http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=home&sysLanguage=fr-fr&sysInfos=1
8. Ludwig Mies van der Rohe. Silla Barcelona. Recuperado de https://www.superestudio.com/imagenes/productos/MF001PU/MF001PU3.jpg
9. Alvar Aalto. Sila Paimio. Recuperado de https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM_r_V1LLLAhVCkYMKHZv7C-YQjBwIBA&url=http%3A%2F%2Fstatic3.absolutmadrid.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F09%2FAalto.JPG&bvm=bv.116573086,d.amc&psig=AFQjCNEH3zIm876v97OZpAjUXUjpoxqA9w&ust=1457580505766957
10. Alvar Aalto. Jarrón Savoy. Recuperado de https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik99MBs5Qwe_F7N7KvP3zu3lXRwrRwqYDIXPKaboWWXwFpAD3YjsW2hAW2mFNvgpzWkPUVMQhyphenhyphenU998y47clyoupSrHlO9XtLJwJzh1-GGdCqkZ4cRtAiBAjZXEzrc6aDUgCd3DqzfWqMTt/s400/AA000444.jpg
11. Rene Magritte. "Los Amantes". Recuperado de https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjx4-TI3mOwbxj_MeO0cbRSJDT-9XF_BhyphenhyphenmtbzN28tpPJX5QYwZKVp2182jOd59t4EUeDMYtz064nPglMqMb5QGcPc4Detga5lLUNREmxbk2TMdeVYjzrImY0ArPPA7F8D7vmozXqoamoBm/s1600/les+amants+magritte.jpeg
12. Salvador Dalí. "La Persistencia de la Memoria" http://arte.laguia2000.com/wp-content/uploads/2012/11/la-persistencia-de-la-memoria-dali2.jpg
13. Pablo Picasso. "La Guernica". Recuperado de http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050.jpg
sábado, 5 de marzo de 2016
A
partir del siglo XX es difícil entender el arte, y el diseño simplemente por
estilos, porque durante el mismo tiempo aparecieron diferentes, lo cual lleno
de riqueza y variedad al arte, en respuesta a los diferentes contextos
sociales, pero también hace que el estudio del arte y diseño se vuelva más
complicado, por lo cual a partir de ahora realizaré el análisis en base a
décadas y los estilos artísticos comprendidos dentro de las mismas.
En
esta entrada hablaré sobre el arte, y diseño que tuvo lugar en las primeras
décadas del siglo XX de 1900 a 1920. Para el comienzo de este siglo nuevamente
son los avances tecnológicos que definen a la sociedad y el arte que la
representa. Otro aspecto clave para entender las producciones de la época es el
sentimiento de paz, tranquilidad y hasta cierto punto, estabilidad social por
la ausencia de conflictos bélicos desde 1871 con el final de la guerra
franco-prusiana y hasta 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, este
periodo de casi cincuenta años fue conocido como la belle epoque, donde aparecieron diversos movimientos artísticos
como el cubismo, futurismo, fauvismo y el expresionismo. Todos estos y muchos
más fueron conocidos como las vanguardias y revolucionaron el arte tanto en su
estética como en su entendimiento.
Haré
una descripción breve de las vanguardias más importantes, sus inspiraciones y
lo que buscaban representar.
Cubismo:
Sentó las bases de las vanguardias dejando atrás los métodos clásicos de
pintura, se caracteriza por sus representaciones de algún elemento desde varios
puntos de vista al mismo tiempo, sus principales representantes fueron: Pablo
Picasso y Georges Braque.
1. Pablo Picasso "Las Señoritas de Avignon", 1907 MoMa Museum, Nueva York |
Futurismo.
Surgió en Italia en la década de 1910, su principal inspiración el movimiento y
la velocidad, lo cual se manifiesta en las obras, mediante la multiplicación y
distorsión de los elementos en el espacio.
2. Umberto Boccioni "Dinamismo de un Ciclista", 1913 Museo Guggenheim, Venecia |
Fauvismo.
Movimiento pictórico surgido en Francia, caracterizado por un empleo
provocativo del color. Uno de sus precursores más distinguidos fue Henry
Matisse.
3. Henri Matisse "Lujo, Calma y Voluptuosidad", 1904 Museo de Orsay, Francia |
Expresionismo.
Este movimiento se caracteriza por el desequilibrio entre los colores y las
formas, busca más mostrar lo sentimientos y sensaciones del artista mediante
expresiones que no reflejaban el mundo de manera real.
4. Ernst Ludwig Kirchner "Autorretrato como soldado" Museo de Arte Allen, Ohio, EUA. |
De
1914 hasta 1918 el mundo y principalmente Europa pasó por la Primera Guerra
Mundial, y con el final de la misma los conceptos de arte y diseño y las
funciones de los mismos para la sociedad cambiaron, tras la destrucción
apreciable en las ciudades europeas fue necesario buscar productos que fueran
más compatibles con los nuevos procesos industriales, tanto en pintura,
escultura, arquitectura y diseño se buscó la simplificación de las formas y
colores.
Como
respuesta a la Primera Guerra Mundial aparecieron nuevas vanguardias como el
dadaísmo, el surrealismo. Pero principalmente se comenzaron a sentar las bases
de la escuela que formaría el arte y el diseño durante el siglo XX e incluso de
gran influencia en la actualidad la Bauhaus.
5. Marcel Duchamp "La Fuente", 1917 Diferentes copias en diferentes museos |
Pero
para poder comprender el impacto de la Bauhaus primero debemos entender los
hombres que la inspiraron entre los que destaca Peter Behrens, un alemán que se
dedicó al diseño en todas sus facetas, arquitectura, diseño industrial, diseño
gráfico. Behrens principalmente se encargó del diseño para la empresa alemana
AEG (Allgemeine
Elektricitäts-Gesellschaft), para la cual diseño desde su logo hasta naves
industriales para la producción, fue Behrens el que comenzó con esta idea del
diseñador de una “obra de arte total”.
6. Peter Behrens Tetera, 1909 |
7. Peter Behrens Ventilador para AEG, 1908 |
8. Peter Behrens Cartel para AEG, 1907 |
El diseño industrial comenzó su desarrollo
gracias a la utilización de nuevos materiales, como el cristal, el acero y el
hierro, que combinados con otros ya conocidos como la madera, permitieron la
creación de nuevos diseño más simples, sencillos y fáciles de producir a gran
escala en fábricas para que estos diseños llegaran a miles de hogares a lo
largo del mundo, creando el concepto de diseño industrial como lo conocemos
ahora.
9. Rene Mackintosh "Silla Hill House", 1903 |
10. Michael Thonet "Silla No. 14", 1859. Con la revolución industrial este diseño creció en popularidad y producción |
Otro aspecto importante fue el concepto de
nacionalismo más claramente apreciado en como el mismo estilo con
características similares recibió diferentes nombres en diferentes países fue
el Art Nouveau en Francia, el Jugendstil en Alemania, el Modern Style en
Inglaterra, el Modernismo en España y el Sezessionsstil en Austria. Estos
nuevos sentimientos artísticos se vieron reflejados en los objetos de uso
cotidiano.
Otro movimiento clave surgió en Holanda y fue
conocido como De Stijl que comenzó en 1917 con varios representantes, entro los
que destacan J.P.P. Oud, Gerrit Rietveld y Piet Mondrian, que con sus pinturas
se constituyó la filosofía y las formas visuales del movimiento, con el
objetivo de integración artística.
11. Piet Mondrian "Composición C", !920 |
12. Gerrit Rietveld "Silla Rojo y Azul", 1917 |
Mientras todos estos movimientos tenían lugar
en los países europeos, en Estados Unidos se sentían los efectos de la
industrialización similar, pero menos enfocado a la estética del diseño y más a
la producción en masa, con la producción en serie, caracterizada por la
producción del modelo T de Henry Ford.
13. Henry Ford "Modelo T", 1908 |
En 1907 se formó un grupo de
artistas-artesanos, que buscaban mejorar su situación profesional, profesional
mediante la unificación del arte, la artesanía y la industria. Sus principales
ideas fueron la estandarización industrial y la individualidad artística. Los
principales representantes fueron Peter Behrens, Theodor Fischer, Herman
Muthesius, Bruno Paul, Henry van de Velde, esta organización fue llamada
Wekbund que después daría paso a la Bauhaus.
14. Bruno Paul Silla de 1901 |
15, Henry van de Velde Silla para Villa Esche, 1903 |
Es evidente que todos estos movimientos
artísticos y sociales en combinación con la revolución industrial dieron pasó a
un nuevo entendimiento en el mundo del arte y el diseño, la simplificación
tanto en el arte como en el diseño y sus procesos de producción fueron claves
para formar el rostro que tendría el siglo XX y los objetos que se podrían
encontrar en cualquier parte, todo esto es apreciado incluso en la actualidad.
Referencias
1. Pablo Picasso. "Señoritas de Avignon". MoMa Museum. Recuperado de http://stc.obolog.net/multimedia/fotos/38000/37328/37328-35064.jpg
2. Umberto Bocciono. "Dinamismo de un Ciclista. Guggenheim Venecia. Recuperado de http://www.artinthepicture.com/artists/Umberto_Boccioni/cyclist.jpeg
3. Henri Matisse. "Lujo, calma y voluptuosidad". Museo de Orsay. Recuperado de http://41.media.tumblr.com/047944ed1aa2a16c40a61a75ea81031c/tumblr_na9b1kWx3Z1qfcut3o1_1280.jpg
4. Ernst Ludwig Kirchner. "Autorretrato como soldado". Museo de Arte Alle. Recuperado de http://guildford-institute.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/German-War-Artists-Tammy-Ellis.jpg?2f1508
5. Marcel Duchamp. "La Fuente". Recuperado de https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCeWJ7JXPiUva6Gwk3BUvSql3Kyiakne8zBYG0J4v8jL0fMt4OqerT3oNj1o00cqD_M_YduhjExVCGHs6nt16GCXcgnjZYfAHZFfPxtAW-z_P1vwdlc0WBWcTqgcpC-qzWWZ7FDJ0Yg4Y/s1600/duchamp-1917x.jpg
6. Peter Behrens. Tetera. Recuperado de http://www.golpevisual.com/wp-content/trabajos/peter-behrens/thumbs/thumbs_peter_behrens_03.jpg
7. Peter Behrens. Ventilador para AEG. Recuperado de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/0c/cf/a3/0ccfa30382aa12eef44599dc93dd9614.jpg
8. Peter Behrens. Cartel para AEG. Recuperado de https://classconnection.s3.amazonaws.com/699/flashcards/23699/jpg/12-461318865300599.jpg
9. Rene Mackintosh. "Silla Hill House". Recuperado de http://www.naharro.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Silla_Hill_House_50bf27d26498c.jpg
10. Michael Thonet. "Silla No. 14". Recuperado de http://mujercountry.biz/wp-content/uploads/2013/03/thonet-2.jpg
11. Piet Mondrian. "Composición C". Recuperado de http://www.piet-mondrian.org/images/paintings/composition-c.jpg
12. Gerrit Rietveld. "Silla Rojo y Azul". Recuperado de https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC0q5HKIjc8sCg4qAjZP06cMA2fMcHruC7MYjLPoHzI_R3chz9-6ncpNlIOvERPJPk42n0WDuhBBmLEleqanm83h9lzwNVEL-Diq-hdW1erZGarU5Kp3nt3k9exSoEYpZVsQFJ4fh08w0/s1600/resized_image2_b34c0d2bbd0cf672845e88db38854efe.jpg
13. Henry Ford. "Modelo T". Recuperado de http://www.fierrosclasicos.com/wp-content/uploads/2014/10/08-e1412181707553.jpg
14. Bruno Paul. Silla. Recuperado de https://classconnection.s3.amazonaws.com/319/flashcards/2705319/jpg/brunopaularmchair19011360721490416.jpg
15. Henry van de Velde. Silla Villa Esche. Recuperado de http://chairblog.eu/wp-content/uploads/2011/03/Villa-Esche-Armchair-by-Henry-Van-de-Velde.jpg
domingo, 21 de febrero de 2016
Romanticismo, Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo
En esta entrada hablaré de
tres movimientos que revolucionaron la perspectiva del arte, no solo en su
concepción, sino en sus inspiraciones, representaciones y técnicas, fueron
movimientos que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XVIII, el siglo XIX
y principios del XX, estos movimientos fueron el Romanticismo, el Realismo, el
Impresionismo y el Postimpresionismo, y si en otras épocas se hablaba de Italia
como la cuna de los movimientos artísticos, estas nuevas corrientes tuvieron
muchas veces en Francia sus comienzos y sus mayores expositores, y de ahí se
extendieron a lo largo y ancho de Europa.
El Romanticismo fue un
movimiento artístico global que surge a finales del siglo XVIII en un contexto
postrevolucionario, es por esto que el arte toma un aspecto más liberal dejando
atrás el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, en búsqueda de un
arte con mayor preferencia al sentimentalismo. Al surgir como un arte en
respuesta a la monarquía absoluta se convierte en el arte de la gente común, ya
no está enfocado solo a la burguesía,
iglesia y eruditos, sino que el arte abarca un espectro total de la población,
el arte, al igual que los derechos humanos, es para todos. Otro aspecto social
clave durante la época fue la industrialización, la cual exigía un arte mucho
más práctico, a lo cual los artistas románticos se oponían rotundamente. Se
retoman algunos ideales artísticos del románico y el gótico, más que nada por
la libertad económica que representan en contra del neoclásico, y como principales
características se encuentran el amor por la naturaleza, el sentimentalismo y
el individualismo.
En la arquitectura se
retoman ideas medievales, pero con la clave aparición del hierro, fue posible realizar grandes construcciones, a mayor velocidad, surge una arquitectura
racionalista y por primera vez se hace una distinción entre lo estético y lo
constructivo, separación de arquitecto e ingeniero. La decoración en los
edificios es abundante y multicolor mediante el uso de diversos materiales,
siempre ligados a la construcción.
1. Charles Garnier Opera Nacional de París, 1857 Francia |
2. Sir Charles Barry Palacio de Westminster, 1865 Londres, Inglaterra |
Es durante esta época donde
aparece Antoni Gaudí, que si bien es considerado el mayor representante de otro
movimiento arquitectónico, el modernismo catalán, sus inspiraciones surgen en
base a los ideales estéticos y conceptuales del romanticismo, con un estilo
diferente a cualquiera previo a él, un arquitectura extravagante con
inspiraciones tanto barrocas como góticas, con preferencia a las formas
onduladas y sinuosas, con mucha ornamentación, principalmente mediante el
trencadís, donde se utilizan mosaicos rotos para lograr un sinfín de colores y
formas en la decoración. Principalmente se considera a Gaudí como un romántico
por el evidente simbolismo en su arquitectura y la clara inspiración de la
naturaleza apreciable en todas sus obras.
3. Antoni Gaudí Sagrada Familia, (en construccion) Barcelona, España |
4. Perspectiva Interior Sagrada Familia |
La escultura busco menos la
forma humana idealizada, en su lugar prefirió un nuevo realismo, con gran
simbolismo y tendencias naturalistas, generalmente usando el bronce y el
hierro, materiales ahora accesibles, gracias a la industrialización. Si bien existieron
varios exponentes como Antonio Solá, Jean Baptiste Carpeux, entre otros, hubo
uno que destacó particularmente; Auguste Rodin, el máximo exponente del
realismo romántico, con un estilo dramático, opuesto al neoclásico, sus obras
muestran una gran monumentalidad lírica, siempre experimentando en búsqueda de
un mayor simbolismo en su arte, el cual muestra la verdad humana y la constante
dualidad entre la vida y la muerte.
5. Auguste Rodin "El Pensador", 1902 Museo Rodin, París |
6. Auguste Rodin "El Beso", 1889 Museo Rodin, París |
La pintura fue quizás el principal arte que representaba las tendencias románticas, generalmente tomando como inspiración temas mitológicos, fantasiosos, además de hechos históricos mostrando las grandes hazañas libertadoras mediante la idealización de un pasado glorioso, evocando el sentimentalismo, siempre mostrando el dramatismo del momento mediante el retrato de las emociones, dolor, miedo, valentía, amor, melancolía y muchos más. Otro aspecto fundamental que es retratado en la pintura romántica es la naturaleza y su majestuosidad, el lugar del hombre frente a ella, ya no como el dominador, sino como un simple espectador de su belleza; entre los principales pintores de la época aparecen, Eugene Delacroix, Theodore Gericault, Francisco de Goya, John Everett Millais, William Turner y Caspar David Friederich.
7. Eugene Delacroix "La Libertad Guiando al Pueblo", 1830 Museo de Louvre, París |
8. Theodore Gericault "La Balsa de Medusa", 1819 Museo de Louvre, París |
9. Caspar David Friederich "Caminante sobre el Mar de Nubes", 1818 Kunsthalle, Hamburgo |
A mediados del siglo XIX,
como una continuación y a su vez respuesta al romanticismo, surge el realismo,
el cual como su nombre lo indica busca mostrar la realidad humana, la vida en
sociedad, mediante la incorporación de experiencias más directas y objetivas,
siempre narrando escenas cotidianas de la gente común, del pueblo y sus
actividades diarias, hasta cierto punto con una crudeza objetiva, de este
movimiento destacan principalmente Gustave Courbet, quién dio el nombre al
movimiento, además de Honoré Daumier.
10. Gustave Courbet "El Encuentro", 1854 Museo Fabre, Montpellier |
Pero a finales del siglo
existió un grupo de pintores que se oponían a la manera en que se enseñaba en
las Escuelas de Bellas Artes, siguiendo aún tanto con las ideas Clásicas como
con las del Renacimiento, un cierto ideal de belleza, narrando mitología e
historia, el grupo que se opuso a esto fue conocido como los impresionistas,
entre los que destacan Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Cezanne, Auguste
Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt, Berthe Morisot, entre otros, El término
impresionista surge tras la exposición de Claude Monet en 1874, donde presenta
su obra “Impresión, Amanecer”, la primera pintura impresionista. El
impresionismo muestra un nuevo estilo, más libre, atrevido de aspecto abocetado
en búsqueda de efectos atmosféricos, de luz y las sensaciones producidas por
los paisajes, tanto rurales, como urbanos, además de escenas cotidianas. Los
artistas de este movimiento buscaban plasmar un momento específico así como los
efectos y emociones que dicho momento generaba en ellos, era un pintura
subjetiva tanto para el artista que la creaba como a la libre interpretación de
todo aquel que la veía, como Castagnary definió al movimiento en 1874, “No
reproducen el paisaje, sino la sensación producida por el paisaje. Si bien es
fácil identificar la estética impresionista de trazo veloz y en ocasiones, en
palabras de los críticos, “apresurado” e “impreciso”, sería inocente pensar que
las grandes obras maestras fueron logradas de esta manera, el impresionismo
consigue un aspecto espontaneo, pero solo mediante un cálculo y trabajo
meditado y complejo.
11. Claude Monet "Impresión, Amanecer", 1872 Museo Marmottan Monet, París |
Cabe mencionar que el arte
impresionista fue duramente criticado durante su época, por salirse del estilo
tradicional, muchas veces se negó espacio en las principales exposiciones de
arte a este estilo, por lo cual los pintores impresionistas tuvieron que crear
una sociedad alternativa, y llevar acabo sus reuniones y exposiciones en cafés
de Monmartre en París y en sus estudios, dando paso a una vida artística mucho
más bohemia, los impresionistas sentaron las bases para el ideal moderno de
belleza y la rebeldía artística.
12. Edgar Degas "Después del Baño, Mujer Secandose", 1885 National Gallery, Londres |
13. Edgar Degas "Bailarina mirando la planta de su pie", 1890 MET Museum, Nueva York |
Pero no tardó mucho en
aparecer un movimiento en respuesta al Impresionismo, surgió un nuevo grupo de
pintores, e incluso algunos de los impresionistas tomaron y pintaron algunos cuadros
con los ideales de lo que en 1910 Roger Fry definiría como el Postimpresionismo,
tras una exposición de pinturas en Londres de Paul Cezanne, Paul Gauguin y
Vincent van Gogh. Este estilo surge como una extensión del impresionismo, pero
a su vez deja atrás ciertas limitaciones del mismo, en el postimpresionismo se
continuó hasta cierto punto con el estilo anterior, colores vivos, marcadas
pinceladas narrando temas de la vida real, pero los pintores postimpresionistas
intentaron dar más emoción y expresividad a sus obras, aumentando la
subjetividad en la visión del mundo y las sensaciones causadas por el mismo.
14. Paul Cézanne "Las Grandes Bañistas", 1905 Museo de Arte de Filadelfia |
15. Vincent van Gogh "Noche Estrellada" 1889 MoMa, Nueva York |
Ejemplos de Diseño Gráfico y Diseño Industrial
16. Portada de "La Naturaleza del Gótico" de John Ruskin, siglo XIX |
17. Henri de Toulouse-Latrec Cartel para Molin Rouge, 1891 |
18. August Thonet "Silla Thonet", 1904 |
19. René Macintosh "Silla Hill House", 1902 |
20. Henry Ford "Ford T", 1910 |
Referencias
Gombrich, E. (2011) “Historia del Arte”. New York: Phaidon.
Smith, P. (2006) "Impresionismo: Bajo la Superficie". Madrid: Akal.
Imágenes
Gombrich, E. (2011) “Historia del Arte”. New York: Phaidon.
Smith, P. (2006) "Impresionismo: Bajo la Superficie". Madrid: Akal.
Imágenes
1. Charles Garnier. Opera Nacional de París, Francia. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009.jpg
2. Sir Charles Barry. Palacio de Westminster. Londres. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Palace_of_Westminster,_London_-_Feb_2007.jpg/980px-Palace_of_Westminster,_London_-_Feb_2007.jpg
3. Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Barcelona. Recuperado de
4. Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Barcelona. Recuperado de
5. Auguste Rodin. El Pensador, Museo Rodin. Recuperado de
6. Auguste Rodin. El Beso, Museo Rodin, Recuperado de http://www.musee-rodin.fr/sites/musee/files/styles/zoom/public/resourceSpace/784_4c572139de5ec5b.jpg?itok=IdQG2-_t
7. Eugene Delacroix. La Libertad Guiando al Pueblo. Museo de Louvre. Recuperado de
8. Theodore Gericault. La Balsa de Medusa. Museo de Louvre. Recuperado de http://www.arteselecto.es/app/uploads/2014/05/JEAN_LOUIS_TH%C3%89ODORE_G%C3%89RICAULT_-_La_Balsa_de_la_Medusa_Museo_del_Louvre_1818-19.jpg
9. Caspar David Friederich. Caminante sobre Mar de Nubes. Kunsthalle, Hamburgo. Recuperado de
10. Gustave Courbet. El Encuentro. Museo de Fabree. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Gustave_Courbet_-_Bonjour_Monsieur_Courbet_-_Mus%C3%A9e_Fabre.jpg
11. Claude Monet. Impresión Amanecer. Museo Marmottan Monet, París. Recuperado de http://art-monet.com/image/1870/1873%20Impression,%20sunrise.jpg
12. Edgar Degas. Después del Baño, Mujer Secandose". National Gallery, Londres. Recuperado de http://www.oceansbridge.com/paintings/artists/d/edgar_degas/big/After_the_Bath,_Woman_Drying_Herself_1890-1895.jpeg
13. Edgar Degas. Bailarina mirando la planta de su Pie". MET Museum, Nueva York. Recuperado de http://www.metmuseum.org/toah/hd/dgsb/hd_dgsb.htm
14. Paul Cézanne. Las Grandes Bañistas. Museo de Arte de Filadelfia. Recuperado de http://www.artelista.com/ypimages/Huge/02/MWM01474.jpg
15. Vincent van Gogh. Noche Estrellada. MoMa, Nueva York. Recuperado de https://marisolroman.files.wordpress.com/2014/09/1280px-van_gogh_-_starry_night_-_google_art_project.jpg
16. S/A. Portada "La Naturaleza del Gótico", John Ruskin. Recuperado de https://classconnection.s3.amazonaws.com/143/flashcards/6287143/png/midterm20-148D79162F13738FD9F.png
17. Henri de Toulouse-Latrec. Cartel para Molin Rouge. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico#/media/File:Henri_de_Toulouse-Lautrec_049.jpg
18. August Thonet. Silla Thonet. Recuperado de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/52/1f/c5/521fc59074046554766d133bc02b60db.jpg
19. Rene Macintosh. Silla Hill House. Recuperado de http://www.naharro.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Silla_Hill_House_50bf27d26498c.jpg
20. Henry Ford. Modelo T 1910. Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/1910Ford-T.jpg
Suscribirse a:
Entradas (Atom)